Arnold Schoenberg
Three Times Seven Poems from Albert Giraud’s Pierrot lunaire
for Sprechstimme and Ensemble Op. 21
Kammersymphonie for 15 Solo Instruments Op. 9
Zubin Mehta Conductor
Mojca Erdmann Sprechstimme
Boulez Ensemble
Arnold Schoenberg (1874–1951)
Three Times Seven Poems from Albert Giraud’s Pierrot lunaire
for Sprechstimme and Ensemble Op. 21 (1912)
German Version by Otto Erich Hartleben
Part One
I. Mondestrunken
II. Colombine
III. Der Dandy
IV. Eine blasse Wäscherin
V. Valse de Chopin
VI. Madonna
VII. Der kranke Mond
Part Two
VIII. Nacht (Passacaglia)
IX. Gebet an Pierrot
X. Raub
XI. Rote Messe
XII. Galgenlied
XIII. Enthauptung
XIV. Die Kreuze
Part Three
XV. Heimweh
XVI. Gemeinheit
XVII. Parodie
XVIII. Der Mondfleck
XIX. Serenade
XX. Heimfahrt (Barcarole)
XXI. O alter Duft
Mojca Erdmann Sprechstimme
Anne Romeis Flute, Piccolo
Tibor Reman Clarinet, Bass Clarinet
Michael Wendeberg Piano
Michael Barenboim Violin, Viola
Astrig Siranossian Cello
Intermission
Arnold Schoenberg
Kammersymphonie for 15 Solo Instruments Op. 9 (1906)
Langsam – Sehr rasch
Anne Romeis Flute, Piccolo
Cristina Gómez Godoy Oboe
Emmanuel Danan English Horn
Alexandra Kehrle, Tibor Reman Clarinet
Nina Janßen-Deinzer Bass Clarinet
Mor Biron Bassoon
Aziz Baziki Contrabassoon
Ben Goldscheider, Sebastian Posch Horn
Michael Barenboim, Krzysztof Specjal Violin
Álvaro Castelló Viola
Astrig Siranossian Cello
Alexander Arai-Swale Double Bass
Arnold Schoenberg, photographed by Alban Berg, 1911 (Schönberg Center Wien)
It was exactly 150 years ago, on September 13, that Arnold Franz Walter Schoenberg was born in Vienna. Yet even from this distance in time, Schoenberg’s name continues to strike its own superstitious fear among those conditioned to reject his music even without listening to it.
Essay by Thomas May
Of Imagination All Compact
Celebrating Schoenberg’s Genius
Thomas May
It was exactly 150 years ago, on September 13, that Arnold Franz Walter Schoenberg was born in Vienna. (His birthday fell on a Sunday in 1874, though the triskaidekaphobia-stricken composer did die on Friday 13th nearly 77 years later.) Yet even from this distance in time, Schoenberg’s name continues to strike its own superstitious fear among those conditioned to reject his music even without listening to it.
This is at least partially the fallout of ideological polemics that unfolded over the course of the 20th century, along with persistent caricatures of Schoenberg as a coldly “cerebral” composer preoccupied with devising his own system for writing music—a system that, according to his detractors, banishes the pleasure principle. Yet pleasures abound in the two key works the Boulez Ensemble presents on this program celebrating Schoenberg’s legacy—including the pleasures of taking in novel tone color combinations (recall that the composer was a gifted painter as well) and intriguing theatrical experimentation.
The Chamber Symphony (known as “No. 1” since Schoenberg completed a second work of this title more than 30 years later) and Pierrot lunaire occupy positions on either side of the breakthrough into “free atonality”—the former, from 1906, already anticipating the dissolution of conventional tonality and the latter, composed six years later, arguably the best-known example of this brave new world. (Never a very helpful designation, the term “atonality” was disdained by Schoenberg himself, who preferred the neologism “pantonality”—rather than connote absence or negativity, it points to a vast expansion of possibilities, a synthesis rather than a privation.) During this extraordinary fertile creative period before World War I, Schoenberg avidly explored these possibilities, following where his creative intuition led him.
Hyperactive Musical Synapses
Of the Chamber Symphony, the composer later observed: “I believed I had now found my own personal style of composing … and that a way had been shown out of the perplexities in which we young composers had been involved.” Yet he soon found this assessment to be “as lovely a dream as it was a disappointing illusion.” The Chamber Symphony thus sets the stage for the even more radical breakthroughs of works like the Second String Quartet two years later. It is not “atonal” (Schoenberg anchors the piece in E major), but it relies on a harmonic language that is saturated with tonal ambiguity.
The Chamber Symphony has left its mark on generations of composers, from Schoenberg’s own students Berg and Webern to John Adams and beyond. Some hear this music as a last gasp of late-Romantic sensibility; some focus on its neoclassical, almost astringent sonorities and economy; for still others, the Chamber Symphony suggests Expressionist distortion or Cubist abstraction.
Calling for a chamber orchestra of 15 soloists, Schoenberg favors concision and compression, in sharp contrast to the maximalist tendency of late Romanticism (manifested in his own, still-to-be completed oratorio Gurre-Lieder).
The temporal dimension is likewise compressed: the abundance of a full-scale symphony is consolidated into about 20 minutes. Formally ingenious, the Chamber Symphony seamlessly incorporates the introduction and exposition expected from a first movement, a scherzo with trio, a slow movement, and a finale by way of reprise—all of which can at the same time be perceived as a single sonata movement with interludes bridging its main sections. The work’s most immediately arresting novelty, however, is apparent in its harmonic language and restless development of musical ideas. The interval of the fourth (both ascending and descending) and the whole-tone scale subvert conventional tonality with their ambiguous implications.
Schoenberg referred to the “centrifugal” tendencies of his thematic material. He fuses and recombines ideas in a series of polyphonic adventures and overlapping gestures. The Chamber Symphony conveys a sense of hyperactively firing musical synapses—as if Schoenberg were trying to portray the process of evolution itself. The effect is as exhausting as it is exhilarating—and even comic, in its way. In the final section, the themes from the first part are summoned back, but in reverse order. A final cadence in E major, almost violently conclusive, affirms with an ironic edge.
A Treasury of Paradoxes
“I believe I am approaching a new way of expression,” wrote Schoenberg in his diary on March 12, 1912. This was the day on which he began tackling Pierrot lunaire, an ancestor of contemporary performance art; he completed the score in a rush of inspiration in less than four months. Canonized as a revolutionary turning point of early Modernism, it remains an inexhaustibly fascinating achievement.
Schoenberg, who had returned to Berlin in 1911 after an earlier period there, was working his way through the uncharted territory of free atonality; the discipline and restraint of his twelve-tone method still lay in the future. The proximate impetus to write Pierrot lunaire came from the Vienna-born, Berlin-based actress Albertine Zehme, who also had a background in singing. (She had studied with Cosima Wagner.) Zehme, whose performances featured an exaggerated style of recitation with accompaniment—a variant of melodrama—felt the poems needed a bolder musical personality and commissioned new settings from Schoenberg.
The texts in question were Otto Erich Hartleben’s German translations of the Belgian poet Albert Giraud’s Pierrot lunaire, a collection of 50 poems informed by a Symbolist aesthetic, originally published in French in 1884. Giraud’s Pierrot is a moonstruck, jilted clown hearkening back to the Renaissance world of Italian commedia dell’arte—but reimagined as a symbol of the modern alienated artist. A revival of interest in the Pierrot figure was shared by writers, painters, and composers of the early 20th century, even inspiring the nascent genre of film—as in Charlie Chaplin’s Little Tramp. (The actor later became a friend of Schoenberg and his wife Gertrude during the composer’s Los Angeles years.)
Schoenberg selected 21 of Giraud’s poems and divided them into three groups, each comprising seven poems. The score’s title page underscores the significance of this grouping as “three times seven poems” and classifies the individual settings as “melodramas” rather than “songs.” Not by coincidence, Schoenberg published Pierrot lunaire as his Op. 21.
The composer creates a distinct atmosphere for each melodrama, while at the same time building a larger narrative structure in three parts. Pierrot is initially encountered in the ecstasy of inspiration: the clown’s obsession with his beloved Columbine is mirrored by that with his own image. The atmosphere in Part One (Nos. 1–7) becomes increasingly sickly and, eventually, “loony.” Part Two (Nos. 8–14) begins with a grotesque night of sacrilege and madness and reaches a climax when the hallucinating Pierrot is decapitated by the moon. During the course of Part Three (Nos. 15–21), the macabre, oppressive mood at last begins to lighten as Pierrot makes his way back to his native Italy and to memories of the past.
There were precedents for the exaggerated speaking/half-singing vocal technique known as Sprechstimme (literally, “speaking voice”), a signature of Pierrot lunaire, such as the Berlin cabaret milieu with which Schoenberg was involved. In the score, he specifies that the notated vocal melody “is not intended to be sung [with a few exceptions]” but is to be transformed “into a speech melody, taking the prescribed pitches carefully into account.” Schoenberg adds: “The performer’s task here is at no time to derive the mood and character of the individual pieces from the meaning of the words but always solely from the music.”
Along with its use of Sprechstimme and free atonality, Pierrot lunaire is celebrated for its unusual chamber formation and resulting sound world. This so-called “Pierrot ensemble”—a quintet of flute/piccolo, clarinet/bass clarinet, violin/viola, cello, and piano—allows for multiple permutations and combinations of timbre, including the interplay with the singer, that change from number to number—and even within numbers. Schoenberg’s genius extends beyond harmony and the development of musical motifs and includes his manipulation of texture and color to evoke Giraud’s phantasmagorical, macabre imagery with almost cinematic detail.
The poems each comprise 13 lines: two quatrains followed by a third stanza of five lines. The first two lines are repeated in lines seven and eight, and line one returns as the last line. Much as he does with timbre, Schoenberg continually varies the musical genre, technique, or form from one piece to the next, in contrast to the stable form of the poetic text: waltz (Nos. 2 and 5), passacaglia (No. 8), opera buffa (No. 10), patter song (No. 12, which suggests a kind of atonal rap), minuet (No. 16), concerto (No. 19), barcarolle (No. 20), and lied (No. 21). In No. 18, he superimposes two fugues and a canon. Motivic cross-references are woven throughout the score—most notably, the seven-note figure heard at the outset (another of Pierrot’s magic numbers). This “Pierrot motif” pops up in numerous variants.
A treasury of paradoxes, Pierrot lunaire is enriched by its multilayered ambiguity. For the world premiere—which took place after 40 (!) rehearsals on October 16, 1912 at the Choralionsaal near Potsdamer Platz—Albertine Zehme performed the role of the reciter costumed as an androgynous Pierrot, with the players hidden behind scrims. What Schoenberg created exists between speech and song, comedy and tragedy, irony and wonder, tradition and the avant-garde.
Thomas May is a writer, critic, educator, and translator whose work appears in The New York Times, Gramophone, and many other publications. The English-language editor for the Lucerne Festival, he also writes program notes for the Ojai Festival in California.
Schoenberg’s autograph of No. 15 (“Heimweh”) from Pierrot lunaire (Schönberg Center Wien)
Am 16. Oktober 1912 leitete Arnold Schönberg im Berliner Choralionsaal die Uraufführung seines Pierrot lunaire. Zum 150. Geburtstag des Komponisten steht das Werk, zusammen mit seiner Kammersymphonie aus dem Jahr 1907, auf dem Programm des Boulez Ensembles.
„Man schrie im Saale nach ihm immer wieder“
Ein Geburtstagskonzert für Arnold Schönberg
Wolfgang Stähr
Nicht zwangsläufig verlangt der Weitblick prophetische Gaben. Mitunter steht das Unheil direkt vor der Haustür, es schleicht sich in den Alltag ein, und vorzugsweise lauert es im Idyll. Die Sommerfrische des Jahres 1921 wollte Arnold Schönberg in Mattsee verbringen, im Kreise seiner Lieben. Aber daraus wurde nichts. Ein Gemeindebeschluss verwehrte Juden den Aufenthalt im Salzburgischen Ferienparadies, der unwillkommene Gast sollte deshalb Dokumente beibringen und zweifelsfrei nachweisen, dass er kein Jude sei. Schönberg zog es vor, sein Urlaubsdomizil nach Traunkirchen zu verlegen. „Es war zum Schluß sehr häßlich in Mattsee“, berichtete er auf einer Postkarte. „Die Leute dort haben mich scheinbar so verachtet, wie wenn sie meine Noten kannten. Geschehen ist sonst nichts.“ Sein Schüler Anton Webern antwortete ihm mit heiligem Zorn: „Das ist unselig! Du in der Arbeit gestört, zu großen Auslagen gezwungen, zu Aufregungen veranlaßt. Diese unseligen Menschen, wenn sie wüßten, was sie tun.“
Leider ist zu befürchten, dass sie genau wussten, was sie taten, diese unseligen Menschen. Und bald schon bildeten sie die Mehrheit, „das Volk“: in Mattsee, in der heimgeholten „Ostmark“, im ganzen Deutschen Reich. Der Prophet sah klar und nüchtern voraus, dass er in seinem Vaterland nicht nur aus künstlerischen Gründen angefeindet würde: „Wozu aber soll der Antisemitismus führen, wenn nicht zu Gewalttaten? Ist es so schwer, sich das vorzustellen?“, fragte Schönberg bereits 1923, zehn Jahre, bevor er ohne Zögern den Weg ins Exil wählte und in die Vereinigten Staaten emigrierte: „The Enigma of Modern Music Arrives“, lautete die Schlagzeile nach Schönbergs Ankunft in New York.
„Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister“, so jubelt das „Volk“ zum triumphalen Schluss der Meistersinger von Nürnberg. Der wirkungsmächtigste „deutsche Meister“ nach Beethoven und Wagner aber war ein heute vor 150 Jahren in Wien geborener Jude ungarischer Nationalität. In einem düsteren Zimmer zum Hof, bei offenem Fenster (selbst im Winter), formulierte Schönberg seine Theorien, mit heiserer Stimme und im Wiener Dialekt, ging auf und ab, ohne Unterlass, den Blick zu Boden gesenkt, rauchte eine Zigarette nach der anderen und verlor sich allmählich in Qualm und Halbdunkel, völlig seinen einsamen Gedanken hingegeben, fast wie in Trance – bis ihm endlich wieder seine Zuhörer in den Sinn kamen, seine andächtig lauschenden Schüler und Jünger. Als Schönberg seine (erste) Kammersymphonie op. 9 komponierte, war er ein skandalumwitterter Komponist von Anfang 30, den seine Meisterschüler anbeteten, den seine Feinde hingegen gar nicht übel genug verhöhnen konnten. In Wien, „der Hauptstadt ewiger und unvergeßlicher Musik“, so ereiferte sich das Illustrierte Extrablatt nach der Uraufführung der Kammersymphonie, beleidige Herr Schönberg das Ohr mit „wilden, ungepflegten Demokratengeräuschen“ (im selben Artikel findet sich auch bereits der Schmähbegriff „entartete Musik“). Noch Jahrzehnte später, Schönberg lebte längst als Emigrant von Mitte 60 in Los Angeles, erinnerte er sich mit Grausen an seine verlorene Heimat. Und dichtete sogar eine bitterböse Persiflage auf das Lied Wien, Wien, nur du allein: „Du sollst von allen verachtet sein! … Du bist gebrandmarkt in Ewigkeit für Falschheit und Scheinheiligkeit.“
Streitlust, Aufbruch, Modernität
Schon der Name glich einer Provokation: Kammersymphonie! Als habe sich der Komponist nicht entscheiden können. Entweder Kammermusik: das versprach Intimität, den Salon, die geistvolle Konversation. Oder Symphonie: ein raumgreifendes Spektakel für klanggewaltige Orchester in Riesenbesetzung. Jedenfalls eine Frechheit, dieses Stück, das 1907 bei seiner Wiener Premiere vom Publikum mit Gelächter, Pfiffen und Saalflucht bestraft wurde. Doch stand Schönberg mit diesem Werk keineswegs allein da in der Musikgeschichte. Zwar hatten sich die Zeiten und Maße der Symphonien seit Beethoven tatsächlich ins Abendfüllende und Weltanschauliche geweitet, aber es blieb gleichwohl ein produktiver Zweifel an der Monumentalisierung der Musik. Dem Ideal der symphonischen Größe opponierte über Jahrzehnte hinweg eine Gegenbewegung: Komponist:innen, die sich unbeirrt für lichte Texturen und schlank bis solistisch besetzte Orchester entschieden, die nach wie vor gewitzte, aufmüpfige und vergleichsweise kurze Symphonien schrieben. Außerdem bot Franz Schuberts Oktett mit seinen zahllosen Nachfolgern und Nachahmern einen Ausweg: Musik für gemischte Ensembles, für ausgewählte Instrumente, die das Orchester vertreten und repräsentieren, sich dabei aber alle Finessen und Freiheiten der Kammermusik bewahren, die im symphonischen Hochamt und akustischen Großformat unterzugehen drohen.
Arnold Schönberg hatte folglich das gesamte 19. Jahrhundert im Rücken, als er seine Kammersymphonie komponierte. Er überblickte den Aufstieg der großen, feierlichen, epischen und dramatischen Symphonien bis hin zu Bruckner und Mahler. Und kam zu dem Schluss: „Ich war als Komponist – nicht als Hörer – einer Musik von solcher Länge müde geworden.“ Er kannte andererseits die Spielräume kleiner, beweglicher Besetzungen und den Schwung formaler Experimentierlaune. Und er schätzte den oppositionellen Geist einer schlagfertigen und pointierten Kunst: „Weg vom Pathos! Weg von den 24pfündigen Dauermusiken“, forderte er. „Meine Musik muß kurz sein.“ Deshalb schrieb er 1906 seine Kammersymphonie für „15 Solo-Instrumente“ (Flöte, Oboe, Englischhorn, D-, A- und Bassklarinette, Fagott und Kontrafagott, zwei Hörner, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass) und konzentrierte sie auf eine Spielzeit von gut 20 Minuten. Allerdings wird die beschworene Kürze ebenso wie die Individualisierung der Stimmen zwar nicht aufgehoben, aber doch stark relativiert durch eine andere und vorherrschende Eigenart dieser Symphonie: ihre kaum fassbare Ereignisdichte. Und die kommt zustande, indem Schönberg die traditionellen vier Sätze in einen zusammenschiebt und überdies ein kontrapunktisches Geflecht von unablässiger thematischer Relevanz wirkt (er selbst notierte in einem Klavierauszug den Stoßseufzer: „Das ist alles viel zu überladen!!! Immer nur halb so viel Stimmen!!“). Die Idee, einen einzigen Sonatensatz zu schreiben, der wie eine Kippfigur auch als Sonatenzyklus gelesen werden kann, war nicht neu: Franz Schubert in seiner „Wandererfantasie“ und Franz Liszt in seiner h-moll-Sonate hatten bereits solche doppeldeutigen Hybridformen erprobt. Schönberg gruppiert in seiner Kammersymphonie eine Sonatenhauptsatz-Exposition und ein Scherzo mit Trio auf der einen, ein Adagio und eine Reprise mit Coda auf der anderen Seite um einen zentralen Durchführungsabschnitt. „Ich schwelge förmlich in den mir immer wieder neu auftauchenden Schönheiten des Werkes selbst“, bekannte Alban Berg in einem Brief an seinen Lehrer. „Ich lerne es jetzt erst kennen und verstehen. Wie die einzelnen Teile miteinander verbunden sind, ist rätselhaft schön.“
Die Kammersymphonie beginnt tatsächlich ominös und verlockend zugleich: wie eine offene Frage an das Dasein. Denn obwohl diese Komposition noch einer geschärften und gespannten Dur-Moll-Tonalität angehört, setzt Schönberg an den Anfang und später auch an die Wendepunkte und Übergänge der verschachtelten Form einen sechstönigen Quartenakkord, der geradezu exterritorial wirkt, ein Bote aus einer anderen Welt, und „rätselhaft schön“, weil er alles in der Schwebe lässt, tonal und psychologisch, auch wenn Schönberg im vierten Takt nach F-Dur einlenkt. Die Grundtonart E-Dur kommt allerdings erst im zehnten Takt zur Geltung: Zuvor schmettert das Horn eine Quartenfanfare, die forsch und stolz die neue Zeit verkündet und die alten Regeln von Harmonie und Wohlklang über den Haufen wirft. Ohnehin wird diese Symphonie von einem streitlustigen Elan befeuert, der zusammen mit der quirligen Hyperaktivität in allen Haupt-, Neben- und Gegenstimmen den mitreißenden Eindruck von Aufbruch und Modernität begründet. „Überladen“, vielleicht, ein musikalisches Wimmelbild, gewiss, aber vor allem ein Ausnahmezustand an Hochspannung und nervöser Intelligenz.
„Das ist ein Markstein der Musik, genug für eine ganze Generation“, schwärmte Alban Berg – und die Zukunft gab ihm recht: Schönbergs Kammersymphonie strahlt aus bis in die Gegenwart, als Klangcharakter und Experimentierfeld. Aber Schönberg schien gleichwohl vom inneren Widerspruch seines Werktitels verunsichert und wusste nie, ob er die Symphonie zur Kammermusik verkleinern oder zum Orchesterstück vergrößern sollte. Und unternahm schließlich beides, schritt in entgegengesetzte Richtungen fort. Doch während er tatsächlich verschiedene Fassungen des Werks für ausgewachsene Orchester einrichtete, brach er ein Arrangement für Klavierquintett schon nach wenigen Takten ab.
Tierisch, sinnlich, seelisch
„Habe Vorwort gelesen, Gedichte angeschaut, bin begeistert. Glänzende Idee, ganz in meinem Sinn. Würde das auch ohne Honorar machen wollen“, vermerkte Schönberg am 28. Januar 1912 in seinem Tagebuch. Und am 12. März: „Das gibt viele Anregungen. Und ich gehe unbedingt, das spüre ich, einem neuen Ausdruck entgegen. Die Klänge werden hier ein geradezu tierisch unmittelbarer Ausdruck sinnlicher und seelischer Bewegungen. Fast als ob alles direkt übertragen wäre. Ich bin begierig, wie das weitergeht.“ Die Gedichtsammlung Pierrot lunaire des belgischen Symbolisten Albert Giraud, 1884 in Paris erschienen, war ein Kultbuch des Fin de Siècle. 1893 wurde sie auch in einer deutschen Übertragung berühmt, verfasst von Otto Erich Hartleben, der später mit der Offizierstragödie Rosenmontag Erfolge feierte und eine „Akademie für unangewandte Wissenschaften“ begründete.
Den Auftrag, Girauds Lyrik (oder Hartlebens Nachdichtung) für instrumentalbegleitete Sprechstimme zu vertonen, verdankte Schönberg der Schauspielerin Albertine Zehme, die sich in ihren Rezitationsabenden mit allem Nachdruck ihrer Vortragskunst für die Gattung des Melodrams, die Verbindung von Musik und gesprochenem Wort, einsetzte. Die 1857 in Wien geborene Albertine Aman, seit 1881 mit dem Leipziger Anwalt Felix Zehme verheiratet, hatte als Shakespeare- und Ibsen-Darstellerin reüssiert, doch eine Doppelbegabung erlaubte ihr auch Ausflüge auf musikalisches Terrain. So studierte sie mit Cosima Wagner in Bayreuth die Partien der Venus, der Brünnhilde und Kundry. In einem am 10. März 1912 unterzeichneten Vertrag zwischen Arnold Schönberg und Albertine Zehme wurde die „glänzende Idee“ rechtsverbindlich fixiert. In dieser schriftlichen Vereinbarung war die Rede von „Melodramen mit Klavierbegleitung, eventuell mit Begleitung von zwei weiteren Instrumenten“.
Doch im Verlauf der Komposition mochte sich Schönberg nicht mehr mit diesem eng begrenzten Freiraum begnügen. Nachdem er eine Flöte und eine Geige hinzugezogen hatte, konnte er Zehme (deren Einverständnis wegen der mit der Zahl der Instrumentalisten steigenden Aufführungskosten unausweichlich war) auch noch zur Besetzung eines Violoncellos überreden. Am Ende umfasste das Pierrot-Ensemble außer dem Klavier noch Partien für Flöte (auch Piccolo), Klarinette (auch Bassklarinette), Geige (auch Bratsche) und Violoncello – acht Instrumente, die nach Schönbergs Vorstellung von fünf Musiker:innen gespielt werden können. Die auffallende Nähe zum zeitgenössischen Salonorchester erinnert daran, dass Schönberg selbst für eine kurze Zeit an Ernst von Wolzogens Berliner Kabarett Überbrettl engagiert war. Mit ihrer Detailklarheit, ihrer Trennschärfe, den charakteristischen Kontrasten zwischen den Instrumentalfarben markiert die Partitur des Pierrot lunaire eine radikale Abkehr vom spätromantischen Ideal des Misch- und Verschmelzungsklanges. Ihre Reduktion auf einen Klavierauszug wäre, wie Schönberg klarstellte, undenkbar, da in dieser Musik „die Farbe alles, die Noten gar nichts bedeuten“.
Mit dem (wie ein Mitwirkender der ersten Stunde beklagte) „tragischen Heldinnenausdruck“ seiner Auftraggeberin war Schönberg überhaupt nicht einverstanden, hatte er die Sprechpartie doch in einem „leichten, ironisch-satirischen Ton“ konzipiert. Ohnehin blieb der Part der Sprecherin ein heikler Fall. Schönberg sah sich deshalb zu einer genauen Definition des von ihm gewünschten Vortragsstils veranlasst. Im Geleitwort zur 1914 veröffentlichten Partitur schreibt er: „Die in der Sprechstimme durch Noten angegebene Melodie ist (bis auf einzelne besonders bezeichnete Ausnahmen) nicht zum Singen bestimmt. Der Ausführende hat die Aufgabe, sie unter guter Berücksichtigung der vorgezeichneten Tonhöhen in eine Sprechmelodie umzuwandeln. Das geschieht, indem er I. den Rhythmus haarscharf so einhält, als ob er sänge, d.h. mit nicht mehr Freiheit, als er sich bei einer Gesangsmelodie gestatten dürfte, II. sich des Unterschiedes zwischen Gesangston und Sprechton genau bewußt wird: der Gesangston hält die Tonhöhe unabänderlich fest, der Sprechton gibt sie zwar an, verläßt sie aber durch Fallen oder Steigen sofort wieder.“
Als am 16. Oktober 1912 im Berliner Choralionsaal in der Bellevuestraße die von Schönberg geleitete Uraufführung der Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds „Pierrot lunaire“ (so der vollständige Titel) stattfand, trat Albertine Zehme auf ihren eigenen Wunsch im Pierrot-Kostüm auf; die Musiker spielten verborgen hinter einem Wandschirm. Unter den Besuchern der Premiere befand sich auch Anton Webern. In einem Brief an Alban Berg schildert er das epochale Konzert: „Die Aufnahme der Melodramen war begeistert. Natürlich haben sich nach dem ersten Theil ein paar Zischer und einer, der am Schlüssel pfiff, gefunden. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Nach dem zweiten Theile war Begeisterung, und im dritten ist es an einer Stelle, durch einen Lausbuben, der lachte, zu Unruhen gekommen, so daß Schönberg unterbrach und wartete, bis wieder Ruhe eingetreten war. Aber am Schluß war nicht die Spur von Widerspruch. Schönberg und die Ausführenden mußten oft und oft kommen, vor allem natürlich Schönberg; man schrie im Saale nach ihm immer wieder. Es war ein unbedingter Erfolg.“
Wolfgang Stähr, geboren 1964 in Berlin, schreibt über Musik und Literatur. Er verfasste Buchbeiträge zur Bach- und Beethoven-Rezeption sowie über Haydn, Schubert, Bruckner und Mahler und publizierte Essays und Werkkommentare für die Festspiele in Salzburg, Grafenegg, Luzern, Würzburg und Dresden, Orchester wie die Berliner und die Münchner Philharmoniker, für Rundfunkanstalten, Schallplattengesellschaften, Konzert- und Opernhäuser.

Zubin Mehta
Conductor
Zubin Mehta was born in Bombay (Mumbai) in 1936 and received his first musical training from his father. He relocated to Vienna in 1954, where he studied conducting with Hans Swarowsky. His first-prize win at the 1958 Liverpool Conducting Competition launched his international career and was quickly followed by debuts with the Vienna Philharmonic, the Berliner Philharmoniker, and the Israel Philharmonic, an orchestra he has been closely associated with as musical advisor since 1969, music director from 1981 to 2019, and since then as Music Director Emeritus. He also served as chief conductor of the Montréal Symphony (1961–67), Los Angeles Philharmonic (1962–78), and New York Philharmonic (1978–91). Since making his operatic debut in Montréal in 1963 he has conducted at all major opera houses around the world, including New York’s Metropolitan Opera, the Vienna State Opera, Milan’s La Scala, Berlin’s Staatsoper Unter den Linden, the Royal Opera House, and Munich’s Bavarian State Opera, which he led as general musical director from 1998 to 2006. Zubin Mehta has been honored with numerous awards, including the Order of Merit of the Federal Republic of Germany, the Nikisch Ring (bequeathed to him by Karl Böhm), and Japan’s Praemium Imperiale. He is an honorary member of the state operas of Vienna and Munich and of Vienna’s Gesellschaft der Musikfreunde. In December 2021, the newly inaugurated concert hall of the Maggio Musicale in Florence was named after him.
September 2024

Mojca Erdmann
Sprechstimme
On the operatic stage as well as in concert, Hamburg-born soprano Mojca Erdmann is known for her extraordinarily versatile repertoire, ranging from works of the Baroque era to Mozart to contemporary music. She has appeared at the Munich, Hamburg, and Berlin state operas, the Baden-Baden Festival Hall, Vienna’s Theater an der Wien, Milan’s La Scala, Teatre del Liceu in Barcelona, and New York’s Metropolitan Opera, as well as at the Salzburg and Aix-en-Provence festivals. Her repertoire includes roles such as Mozart’s Susanna, Despina, and Zerlina, Beethoven’s Marzelline, Wagner’s Forest Bird, Strauss’s Sophie, and Zelmira in Haydn’s Armida. She has won particular acclaim in the title role of Berg’s Lulu. Most recently, she made debuts as Vitellia in La clemenza di Tito in Copenhagen and Donna Clara in Zemlinsky’s Der Zwerg at Ópera de Tenerife. An acclaimed performer of contemporary music, she has been heard in the world premieres of Wolfgang Rihm’s Dionysos, Rodion Shchedrin’s Cleopatra and the Snake, Toshio Hosokawa’s Stilles Meer, and Miroslav Srnka’s South Pole, as well as the revised Berlin versions of Jörg Widmann’s Babylon and Luca Francesconi’s Quartett. In concert, Mojca Erdmann has appeared across Europe, in South Korea, and in Japan. Her artistic partners include Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, Fabio Luisi, Kent Nagano, Christoph Eschenbach, Zubin Mehta, and Nikolaus Harnoncourt, among many others; as a lied performer, she works regularly with Malcolm Martineau. At the Pierre Boulez Saal, she has performed works by Schubert, Schoenberg, and George Crumb and will return in December for a concert with the Berlin Staatskapelle String Quartet.
September 2024

Boulez Ensemble
Founded by Daniel Barenboim, the Boulez Ensemble has its artistic home in the Pierre Boulez Saal at the Barenboim-Said Akademie, where it made its first appearance in June 2015 at the building’s topping-out ceremony. This was followed in January 2017 by the international debut at Carnegie’s Zankel Hall in New York as part of a memorial concert for Pierre Boulez. Since the opening of the Pierre Boulez Saal in March 2017, the ensemble has performed here with artists such as Thomas Guggeis, Oksana Lyniv, Zubin Mehta, Sir Antonio Pappano, Matthias Pintscher, Sir Simon Rattle, François-Xavier Roth, Lahav Shani, Giedrė Šlekytė, Jörg Widmann, Emmanuel Pahud, Mojca Erdmann, Christiane Karg, and Magdalena Kožená, among many others. As a flexible group not bound by a permanent roster of performers, the Boulez Ensemble consists of musicians primarily drawn from the ranks of the Staatskapelle Berlin and the West-Eastern Divan Orchestra, as well as faculty and students of the Barenboim-Said Akademie and international guest artists. The ensemble’s artistic identity is expressed in its concert programs, which combine compositions from the Classical and Romantic repertoire with masterpieces of the 20th century and works by contemporary composers, while also juxtaposing duo and trio pieces with music for larger ensemble. The works of Pierre Boulez form a central part of the group’s repertoire. The ensemble also regularly presents world premieres of newly commissioned works, so far including compositions by Benjamin Attahir, Johannes Boris Borowski, Luca Francesconi, Vladimir Genin, Matthias Pintscher, Aribert Reimann, Kareem Roustom, Vladimir Tarnopolski, and Jörg Widmann. The result of this programmatic approach is an inspiring combination of styles, in which the juxtaposition of diverse works opens up new perspectives of listening—facilitating musical discovery and artistic dialogue that pay tribute to the spirit and memory of Pierre Boulez.
September 2024